NOT RECOMMENDED FOR MINORS OF 16

quinta-feira, 25 de setembro de 2008

Moda na década de 1980


A moda anos 80 (tempo compreendido entre 1980 a 1989), a new wave (nova onda - em inglês), inspirou-se basicamente na onda da geração saúde e da febre da ginástica aeróbica. Contrariando a moda dos anos 60 e 70, onde em um vestuário da moda prevalecia roupas largas, artesanais e de inspiração indiana, nos anos 80 o uso de roupas de ginástica (lycra, sapatilha, polaina) no cotidiano, combinadas a roupas excêntricas e exageradas, com cores cítricas, estampas de animais e sobretudo muito alegres, foi sem dúvida o grande marco na moda da época.

Índice
1 História
1.1 Universo tecnológico
1.2 O corpo perfeito
1.3 A moda e a música
1.4 Maquiagem e acessórios

Universo tecnológico
Com todas o avanço tecnológico, a moda oitentista se baseou em tudo que era novo, moderno e eletrônico. O Japão, foi um dos grandes países inspiradores da moda da época. O surgimento do stretch dava um ar futurista as roupas, mesmo assim, várias pessoas aderiam aos brechós procurando a moda do armário da "vovó". Os cabelos aderiram um corte assimétrico, com franjas repicado. Muitos usavam com gel, e mantiam um topete tão alto quanto conseguiam. A tintura com cores exóticas e marcantes se tornou mais frequente entre os jovens. Mesmo com tom de constante inovação, vários estilistas preferiam manter o tom sóbrio de suas roupas , não aderindo a moda futurista. Foi como o famoso estilista Giorgio Armani fez, com seus cortes sóbrios garantiu a elegância de homens e mulheres que se adaptavam ao estilo clássico.huhuh

O corpo perfeito

Para a época, ser bem vestido era apenas um detalhe se não houvesse um belo corpo. A febre da malhação e ginástica, veio acompanhada das inúmeras academias que se estendiam cada vez mais pelos centros urbanos. Entre os jovens, era comum irem a academias para aulas de dança com música ritmadas, vestidos com collants e polainas, o objetivo era um corpo bonito e saudável, aliado a moda e o sucesso. A moda das academias fez com que o tênis, o moletom e a lycra, não fossem mais peças exclusivamente esportivas. Sendo popularizadas para ocasiões cotidianas, ganhando tons modernos e urbanos. O tênis ganhou milhares de "looks" alternativos, nas mais variadas formas e cores. Sendo assim, o calçado que se tornou febre da moda era o All-star, pelo seu estilo simples e confortável, mas com as mais variadas cores e estampas, considerado um tênis inovador, foi (e ainda é) um dos calçados mais famosos e usados pelos jovens.

A moda e a música




A música, além do cinema, foi um dos mais importantes meios de difusão da moda. Não havia apenas um estilo do momento, todas as tribos se estendiam com as mais diversas tendências: pops, darks, góticos, metaleiros e rastafaris, havia estilo diversificado para todos. Ao contrário do atual, o pop que fazia sucesso na época era o mais melancólico. Bandas como The Smiths, The cure e Joy Division, fizeram sucesso estrondoso, principalmente com a divulgação dos clipes, que associava rapidamente a imagem a música. Madonna, apesar de não fazer o estilo pop-melancólico, e sim extremamente alegre, influenciou a sociedade com seu estilo livre e despudorado, com cores vibrantes e cortes exóticos. No mesmo estilo, fizeram grande sucesso cantoras como Cindy Lauper e a brasileira Xuxa.

Maquiagem e acessórios
Acompanhando as roupas, tudo era muito colorido e extravagante. Na maquiagem, as mulheres usavam muito colorido, sombras fortes e batom com cores vivas, sempre na linha exótica e chamativa. Os acessórios não poderiam ficar de fora da moda futurista, o acrílico e o plástico entraram em alta, nas mais variadas cores, geralmente cintilantes. Por terem um aspecto do futuro e um baixo custo, pulseiras, brincos e colares deste material foram a grande sensação.

quarta-feira, 24 de setembro de 2008

No decorrer da Moda...

Moda é a tendência de consumo da atualidade. A moda é composta de diversos estilos que podem ter sido influenciados sob diversos aspectos. Acompanha o vestuário e o tempo, que se integra ao simples uso das roupas no dia-a-dia. É uma forma passageira e facilmente mutável de se comportar e sobretudo de se vestir ou pentear.
Para criar estilo, os figurinistas utilizaram-se de cinco elementos básicos: a cor, a silhueta, o caimento, a textura e a harmonia.
A moda é abordada como um fenômeno sociocultural que expressa os valores da sociedade - usos, hábitos e costumes - em um determinado momento. Já o estilismo e o design são elementos integrantes do conceito moda, cada qual com os seus papéis bem definidos.
A moda é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o simples uso das roupas no dia-a-dia a um contexto maior, político, social, sociológico. Pode-se ver a moda naquilo que se escolhe de manhã para vestir, no look de um punk, de um skatista e de um pop star, nas passarelas do mundo, nas revistas e até mesmo no fato que veste um político ou no vestido das avós.


Hístórico

Na antiguidade

Os seres humanos passaram a se cobrir com peles de animais para se proteger do clima e, com o tempo, essa proteção foi se tornando cada vez mais sinônimo de poder e status.
Na época bizantina dava-se valor, por exemplo, às roupas na cor roxa, pois essa cor era derivada de um pigmento muito raro que só a nobreza tinha condições de adquirir.
Já os mais pobres usavam roupas na cor azul, que era feita com uréia, encontrada em abundância, pois os tintureiros tomavam muitas bebidas alcoólicas, faziam a urina em baldes, e essa era utilizada para tingir as peças de tecido.

A moda na Idade Moderna

A idade moderna é a época que vai do século XV ao XVIII. Ao contrário do que muitos pensam idade moderna não é o tempo em que vivemos hoje, século XXI. Hoje vivemos no que os historiadores chamam de idade contemporânea.
A moda na idade moderna é marcada pelo uso do sapato de salto alto, perucas, rendas e frufrus. O Rei Luis XIV foi o grande lançador de modas acompanhado por Luis XV e Luis XVI. Daí o nome do salto Luis XV

A moda nos anos 1920

Nessa época, a moda já estava livre dos espartilhos do século XIX. As saias já mostram mais as pernas e o colo. Na maquiagem, a tendência era o batom. A boca era carmim, em forma de coração. A maquiagem era forte nos olhos, as sobrancelhas eram tiradas e o risco pintado a lápis. A tendência era ter a pele bem branca.

Moda de 1925



Foi a época de Hollywood em alta, e a maioria dos grandes estilistas da época, como Coco Chanel e Jean Patou, criaram roupas para grandes estrelas.
Foi uma década de prosperidade e liberdade, animada pelo som das jazz-bands e pelo charme das melindrosas, as mulheres modernas da época, que frequentavam os salões e traduziam em seu comportamento e modo de vestir o espírito da também chamada Era do Jazz.
A silhueta dos anos 20 era tubular, os vestidos eram mais curtos, leves e elegantes, com braços e costas à mostra. O tecido predominante era a seda. Os novos modelos facilitavam os movimentos frenéticos exigidos pelo charleston - dança vigorosa, com movimentos para os lados a partir dos joelhos. As meias eram em tons de bege, sugerindo pernas nuas. O chapéu, até então acessório obrigatório, ficou restrito ao uso diurno. O modelo mais popular era o "cloche", enterrado até os olhos, que só podia ser usado com os cabelos curtíssimos, a "la garçonne", como era chamado. A mulher sensual era aquela sem curvas, sem seios e com quadris pequenos. A atenção estava toda voltada aos tornozelos.
A sociedade dos anos 20, além da ópera ou do teatro, também freqüentava os cinematógrafos, que exibiam os filmes de Hollywood e seus astros, como Rodolfo Valentino e Douglas Fairbanks. As mulheres copiavam as roupas e os trejeitos das atrizes famosas, como Gloria Swanson e Mary Pickford. A cantora e dançarina Josephine Baker também provocava alvoroço em suas apresentações, sempre em trajes ousados.
Em 1927, Jacques Doucet (1853-1929), figurinista francês, subiu as saias ao ponto de mostrar as ligas rendadas das mulheres - um verdadeiro escândalo aos mais conservadores. Foi a época da estilista Coco Chanel, com seus cortes retos, capas, blazers, cardigãs, colares compridos, boinas e cabelos curtos. Durante toda a década Chanel lançou uma nova moda após a outra, sempre com muito sucesso.
Figurinistas da década de 1920
Jacques Doucet (1853-1929), um figurinista francês, em 1927, subiu as saias para mostrar as ligas rendadas.
Coco Chanel criou a moda dos cortes retos, capas, blazers, cardigãs, colares compridos, boinas e cabelos curtos.
Jean Patou, estilista francês teve o foco na criação de roupas esportivas. Inclusive para a tenista Suzanne Lenglen. Também revolucionou a moda da praia com seus maiôs.

Hippies

Décadas de 60 e 70


As roupas nas décadas de 60 e 70, época dos hippies, transmitiam a paz e amor, lemas da época, por cores alegres e estampas floridas, demonstrando sensibilidade, romantismo, descontração e bom humor, como também a liberdade de expressão perante o regime ditatorial em países como o Brasil, Chile e França.
A maquiagem era essencial e feita especialmente para o público jovem. O foco estava nos olhos, sempre muito marcados. Os batons eram clarinhos ou mesmo brancos e os produtos preferidos deviam ser práticos e fáceis de usar. Nessa área, Mary Quant inovou ao criar novos modelos de embalagens, com caixas e estojos pretos, que vinham com lápis, pó, batom e pincel. As perucas também estavam na moda e nunca venderam tanto. Mais baratas e em diversas tonalidades e modelos, elas eram produzidas com uma nova fibra sintética, o kanekalon.




HOMENS MORREM MAIS CEDO...






AINDA SEM UMA RESPOSTA CONCRETA SOBRE O ASSUNTO ?


terça-feira, 23 de setembro de 2008

★ A day of the Work...★

hoje foi mais um dia corrido de trabalho...

UM DIA TEDIANTE...

O MEU ANIVERSÁRIO...

segunda-feira, 22 de setembro de 2008

A night in the Music Box...


Grandes amigos meus...foi sim uma pequena grande comemoração adiantadissima do meu pseudo anivérsário 3 dias antecipado!!!! Bem...foi da hora a compania dos meus dois grandes amigos, Mih e Neto Pessoa...


Fim de festa...




Guritarra aéria baby!!!!





kjçlgweçufghefjdghJDGçsghçfdskjghfçkgfslghjsgçksjhsgç...
PERFECT!!!





sexta-feira, 19 de setembro de 2008


The British have given us much, from tea and crumpets, to Winston Churchill, to advanced naval technology, but their most conspicuous gratuity has been their pop music. Consistently, British music dominates pop music from other countries without ever seeming like they’re trying. Whether it comes to pure song craft, sonic innovation, or showmanship, the British always seem to know exactly about the modes of pop music. It’s not our intention to start a war of nations over who has the best music, and this is why our article is not a “Top 10 Music Countries”. Regardless of the caution in these preliminary remarks though, we do expect a certain amount of criticism from the most obvious omission. We asked ourselves what British music we listen to and enjoy the most and this became our list. If we were to base our list on more popular guidelines this omission would not be made, but as this article is focused on what we listen to the most, we could only answer honestly by what we listen to day to day. Here then are Old-Wizard’s top ten British bands of all time.



10. The Stone Roses

The Stone Roses first album was so good that they had to be included in the “Top 10 British Bands of All Time” list, regardless of their work before or after. The Stone Roses debut album sounds as good today as it did when it was released in the cusp of the new decade of the 90’s. John Squire’s guitar playing is still it’s own sound taking the best of the 60’s, 70’s and even calypso guitar sound and meshing it into a wash of color and dint. Reni’s drum playing on the record is still some of the most sophisticated shuffles one can hear on a modern CD. Add to this Mani’s funk bass playing and Ian Brown’s utter conviction in vocal delivery and the listener was given one the best gifts in pop music. Song’s like “Elephant Stone” and “I Wanna be Adored” became staples for the music listener who was interested in hearing great musicianship combined with confident songwriting. Songs like “Bye Bye Badman” and “She Bang’s the Drums” persuaded the listener that the timeless quality in what they were hearing would not be heard again for a long time to come. Beyond their debut album was “Second Coming” which was a great album in it’s own right embodying quality songwriting in “Ten Story Love Song” and “Tears”, while still being in tune to their groove in “Begging You”. After “Second Coming”, The Stone Roses abandoned to pursue their own solo careers which were all successful and fine sounding, but when one listened back to their debut album, one is filled with forlornness as what once was and will probably never be again. It’s with this in mind that The Stone Roses are owed their proper place in pop music history, sheerly on the power of their first album.





9. The Kinks

The Kinks marked the first time in British music where jejune modern life became one of it’s themes. The Kinks consistent caricatures of modern life in London would go on to influence hundreds of bands who wanted to write something besides love songs. After their initial success of “You really got me” and “All day and all of the night”, they went on to create some of the most sophisticated music for the time. It was in the late 60’s that they hit their stride with a string of memorable singles such as “Waterloo Sunset” which embodied the apathetic easiness better than any song before. In 1968 when they released “The Kinks are the Village Green Preservation Society”, they had finally been given the high rank in British pop that they deserved. What was a 2 sided theme album, was full of valent songwriting full of catchy choruses and jumpy rhythms. Listen to “Starstruck” just once and you will have the chorus in your head for months. Nowhere was the apathetic London attitude more noticeable than on the title track for the album. Complete with candy-coated back up vocals and clever lyrics only known to Ray Davies at the time, “The Village Green Preservation Society” would go down as one of the greatest songs of all time. The Kinks output in the 70’s would tend on the side of larger concept albums that were too theatrical compared to the relative ease in which jocular social commentary came to the Kinks in the 60s. What The Kinks will be remembered for are songs like “Lola”, “Ape Man” and “Autumn Almanac” which were songs that never took themselves too seriously but always pierced the skin of larger social themes. It’s hard to think of a band more British than the Kinks, and it’s hard to think of a songwriter as acute on modern life than Ray Davies. It would be erroneous to not include them on a “Top Ten British Bands of All Time” list.



8. Suede

Suede formed in the early 90’s in London with a love for The Smiths and T-Rex. They took these influences though and made them into something bigger and more dramatic. Suede’s debut album was full of the type of subtle sadist references that would make affluent private schoolers blush. “Animal Nitrate” and “The Drowners” were full of the trampy riffs perfected in Marc Bolan’s mid 70’s work. The conspicuously androgynous Brett Anderson fantasized about the most tragic of romantic moments creating a more a realistic vision of modern romance. Their second album “Dog Man Star” saw them reach the height of pop music with it’s utter euphony in delivery. “We are The Pigs” is a call to arms for a nuclear night in flames. While everyone is inside fearing their impending doom, Brett Anderson and his crew of flash boys are dancing on the streets watching everything burn. Bernard Butlers guitar work on this album is superb filling chorus’s with lines as melodic as Brett Andersons obvious penchant for chorus deliveries. The amount of classic moments on Dog Man Star is staggering. Just listen to “The Wild Ones”, “New Generation” and “This Hollywood Life”, and one will understand the heights in which this band carried themselves. Their consistency after the epic Dog Man Star would continue with their 3rd album “Coming Up” which Brett Anderson appropriately claimed was an album to “do your hair to” before going out. That the entire album is full of singles is an understatement. Coming Up may be the most pop that guitar music had ever become. The themes in the album were obvious. Suede glorified youth culture, idleness, beautiful people, and the chemistry between lovers. When one listens to Suede, one is overcome with the feeling that they have to go out for the night, even if it’s by yourself to mimic Brett Anderson in the “Saturday Night” video watching forlorn lovers walking in the full moon lit street. Suede mastered this sense of aggrandized romance perfectly. There are few bands who identified youth as irresistibly as Suede.

7. The Zombies

At first, the Zombies created infectious melodic music like many of the bands of their day. They wore suits like them and wore their hair like them. Great songs amongst their catalogue included “Tell Her No” and “She’s Not There”, which both embodied the perfect summer quality of 60’s pop songwriting. It wasn’t until their last album though that they became memorialized as one of the greatest bands of all time. “Odyssey and Oracle” is one of the most magical albums ever put to vinyl. Rarely has pop music made a more mellifluous sounding masterpiece than Odyssey and Oracle, as many times these theme albums become cumbersome to listen to in their self-indulgent gestures. Odyssey and Oracle however was like listening to a theme album where all the songs were singles. Care for Cell 44 may be one of the most conspicuous signifiers of summertime in music for the listener lucky enough to come across this largess gem. “Brief Candles” delivered on a chorus so strong, one wondered how it could not have been released as a single. One realized afterwards though that “Time of The Season” was arguably the apex in pop songwriting. Never has their been a song in minor key that still recognized golden iridescence as well as “Time of The Season”. “Hung Up On a Dream” was vocal music played to perfection with backing vocals that floated into the highest of daydreams. The summer is Odyssey and Oracle. Little did The Zombies know how influential their last album would be. Disparaged by their lack of success, The Zombies broke up before being able to witness how successful this album would become. A magnum opus it was as this album is equally easy to listen to and full of subtlety in the lyrics and musicianship. With this album, The Zombies are a must for the “Best British Bands of All Time” list. That they were the only band to create a concept album that was always fun to listen to, and needed no “time of the day” to listen to, puts them in their superlative rank.


6. The Verve

The Verve were a force to be reckoned with in the 90’s. Their music has stood the test of time beyond most bands of their generation. Songs like “Sonnet” and “History” were imbued with the exact qualities needed to have longevity in an art form that prides itself on momentary pleasure. When it comes to pure rock songs, it’s hard to imagine a band that equals The Verve. When one watches The Verve from Wigan in 1997, one is amazed at the power of “Rolling People” when it crashes in unexpectedly. When one listens to “This is Music”, one is struck by the sheer conviction in Richard Ashcroft’s vocal delivery and the music itself overloaded with a wall-of-sound guitar palette accomplished perfectly with the help of Owen Morris’s exaggerated production techniques. Ashcroft’s existential motifs hit at the listener who searched for meaning in a sometimes meaningless world. “You go in on your own and you leave on your own, forget your lovers you’ve known and your friends on the road” was Ashcroft at his best in his honest attempts at cosmic understanding in this whimsical acoustic song called “On Your Own”. Nick McCabe would prove to be one of the greatest guitarists of his generation seemingly being influenced by Funkadelic, The Cocteau Twins, and T-Rex. His style has never been replicated, and never has the term “dream pop” been so perfectly exemplified than in some of McCabe’s work on The Verve’s first album “Storm in Heaven”. When you take the utter conviction of a singer like Richard Ashcroft and augment it with the broad strokes of sonic color in someone like Nick McCabe, you are bound to create greatness, which was seen in every piece of music the Verve ever released.


5. Oasis

British music in the 90’s was defined solely by Oasis. Everyone afterwards wrote songs with massive choruses and Marshall stacks turned to 10. The Oasis sound has tried to be replicated excessively by lesser bands. What was always missing from those bands though was the sheer quality of songwriting exhibited by Noel Gallagher, and the power of Liam Gallagher’s snarl, which often goes unnoticed. After Oasis, everyone wore their hair long and drank until the long hours of the night, or at least pretended to. Beyond Oasis’s influences though is the greatness of their simplicity. Armed with songs that were not afraid to repeat their choruses, and melodies that would float in your head even in this most dismal of moods, Oasis would go on to create a massive catalogue of memorable songs that were sung by the UK, music enthusiasts all over the globe, and a couple of Old-Wizards from America. The adrenaline rush that one gets while listening to “Columbia” is unmatched in any other song. The feel of timeless quality epitomized in “Live Forever” is unmatched by most bands before or after. Add to this the fact that Oasis are still able to create these feelings for the music listener even today with their latest album “Don’t Believe The Truth” which is filled with the same types of quality in their previous work. “Turn up the sun”, and “Love like a bomb” are perfect examples. Oasis has often been criticized for not changing their style enough, but when their style sounds as good as their’s, there’s no reason to change for the sake of some ideal that would make them less than what they are, which is pure quality in simplicity.




4. Pink Floyd

Pink Floyd took pop music to a place it had never been with the Barret / Waters symbiosis. Floyd’s first album “Piper at The Gates of Dawn” was a record never like any other before or after. This acid tripped pop album was catchy, loud, and filled with outer space mania. After the all to well known demise of Syd Barret, Pink Floyd would continue their success with a slew of amazing albums. “Meddle” would go down in it’s own right as one of the best compositions in pop music history seeing its success in the grace of “Pillows of Wind” and the timeless stretch of “Echo’s” which is quite possibly the greatest pop song over ten minutes in length. “Atom Heart Mother” and “Animals” were more great albums that go often unnoticed in the Pink Floyd discography. This is disingenuous as songs like “Summer 68″ and “Dog’s” are perfectly executed songwriting guided by a sense of disattachment from the concerns of the times, and this is what made Pink Floyd so great. Their sense of vastness and timelessness was unmatched by any other band before or after. Their most successful album “Dark Side of the Moon” embodied all the qualities of their previous albums and effloresced their sonic palette into the mainstream with this epic tale of a philosophical journey. One need only put on “Us and Them” to understand the level that Pink Floyd was making music during this “mid period”. After “Animals”, Pink Floyd like most bands would fall into making less quality albums, even though still having explicitly popularity with these albums. What Pink Floyd will be remembered for though was their unexpected protrusion into the pop market with “Piper’s at the Gate’s of Dawn” and their subsequent albums up to “Animals” that existed in open space floating with a sense of paradox between pure energy and pure disattachment.


3. T-Rex

In the 1970’s when flower power’s sun was setting, new music in Britain popped it’s head from the flowers already planted, and colored them with the radiance and mellifluence that 60’s music sometimes ignored. This movement more concerned with stomp and stars, rather than relaxation and panacea was called “Glam Rock”. While this genre is often stated with negative connotations in ones mind, it must always be remembered how quality the music was from the fathers of this genre. Nowhere is this seen more clearly than Marc Bolan and T-Rex who slid, swept, and careened the music listener into star gazing and colorful clothes wearing. T-Rex who could both whomp the listener with big riffs and tame them with soft acoustic strumming, showed the diversity of it’s main member Marc Bolan, who was part dragon, part dandy, and all cosmic dancer. “Get it On” would prove to be one of the most catchiest rock songs ever released. “Life’s a Gas” would prove to be one of the most tender moments for any pop song ever released. His innumerous albums all focused on perfect songwriting influenced by the most heavenly and transcendent of themes. Even in Bolan’s “fat period” which often is criticized for lacking the quality of his previous work, there’s a heavy dose of strong songwriting and contagious riffs to carry the listener beyond the first ten listens of the album. Bolan’s portended death would only add to his already established legacy as the one and only “dandy of the underworld”. His work is consistently reissued with interviews and different takes of his best songs. His reemergence within modern music is owed to the fact that his and T-Rex’s songs are still fresh and pleasing to listen to today. T-Rex is the slide in one’s step and the stars in ones brows.
2. The Rolling Stones

When The Rolling Stones first came out, they were understood to be the bad boy Beatles. While this connotation held some validity, it would prove to be utterly limited in the understanding of who The Rolling Stones were. The Stones early work certainly epitomized an antithetical theme to the fawning attitude towards The Beatles at that time, but what The Stones were, was much more than an antithesis. They were the groove itself as pop music’s best claim to its sometimes grasped greatness. When one hears a song like “Under my Thumb”, one can’t help but be instilled with a surreptitious feeling of dance. This song’s slinkier vocal delivery combined with its even more slinkier lyrical theme created one of the greatest instinctual pop moments in pop music’s history. Beyond the 60’s though, The Rolling Stones became one of the greatest bands of all time in the 70’s. It’s in the 70’s that they hit their stride devoid of Brian Jones’s self-annihilative personality. The songs that can be listed in their repertoire from this age are stunning. “Can’t you hear me knocking” has more vocal sass than all blues singers before him. “Bitch” had one of the most grooving riffs and backing beats for any rock song in search of those salient qualities. “Give me Shelter” may have been Rock n Roll’s finest moment striking a sense of urgency not grasped by bands today. “Sticky Fingers” and “Exile on Mainstreet” would go on to define the rock music of the 70’s that was raw, loosely executed, and inordinate in hip shaking rhythms. McJagger and Keith Richards are still undoubtedly the best rock songwriting team in rocks 60 year history. That their output in the 80’s and 90’s would diminish in quality takes away little from the fact that they created their work in the 60’s and 70’s. One need only go back to listen to “Street Fighting Man” to understand the power of this band who could venerate the most somber of moods. When one want wants to listen to Rock n Roll, there is no place more obvious than The Rolling Stones. No band before or after has defined this genre as well.


1. The Smiths

What makes The Smiths so great is not the easiest thing to describe to a potential neophyte. The first time one hears The Smiths, one says to himself “Why am I listening to this yodeler yodel behind cheesy 80’s music”. On close inspection though, one is inundated by the greatest lyricist of all time in the one and only Steven Morrissey, and some of the most perfect guitar playing of all time from Johnny Marr. What these two created was some of the most unique sounding pop music in history. “This Charming Man” and “The Boy With The Thorn in His Side” are the most conspicuous examples of the what perfect pop music is. Move beyond these gems and one is swayed by the glam rock stomp of “Sheila Take a Bow”, and the jocular “Some Girls are Bigger than Others”. Morrissey who was and still is the least politically correct lyrist of all time, writes on a level way beyond any songwriter today. His careful and penetrating insights into the banality of modern culture was never done with the acrimony of a modern artists understanding of authenticity, instead, Morrissey coquettishly giggled at what he saw as his age’s herd animalization. The Smiths who were once deemed as music for the “bed-sit generation” related to the music listener who was bored out of his mind in the world they lived in. One only needs to look at the middle 8 lyric from “Shoplifters of the World Unite and Take Over” to see the authority in which Morrissey spoke in this theme. “A heartless hand on my shoulder, a push and its over, alabaster crashes down, six months is a long time, tried living in the real world, instead of a shell, but before I began, I was bored before I even began”. This lyric is just one instance among many of Morrissey’s gifts, highlighting the unwanted expectations inculcated to teenagers in their youth. All this occurred within the musical landscape of Johnny Marr’s chiming guitar which was as much island sounding as it was rock sounding. The perfect compositions that Johnny Marr would create would be offset by Morrisey’s lugubrious albeit amusing lyrics and vocal delivery. This paradox of sound and voice created the most unique and pleasurable listening experience for British music’s glorious history. This paradox will probably never be exemplified as perfectly as The Smiths. They are the kings of British pop music because of it.

terça-feira, 16 de setembro de 2008

DESIGNER FUTURISTA


Daniel Simon chegou a pensar em ser fotógrafo profissional, mas a paixão pelo design falou mais alto e acabou fazendo com que ele desistisse do sonho. Sorte dos fãs de carrões e de ficção científica! Sua carreira seguiu o rumo da indústria automobilística e ele ajudou a criar designs inovadores para Seat, VW, Lamborghinni e Bugatti. Seu talento porém, vai muito mais longe e com criatividade de sobra, lançou em Dezembro passado o livro "Cosmic Motors", um apanhado de ficção científica cujo nome é o da fabricante de fantásticos veículos em torno da qual gira a história. Localizada em uma distante galáxia chamada Galaxion, a empresa produz o que há de mais moderno em transporte, desde sua fundação, no ano local de 8966-B.


Criada pelos irmãos Redooa, a Cosmic Motors produz também máquinas impressionantes para competições. As pilotos, são curvilíneas mulheres com nomes como LaGata Donner e Roketa Fleetza. O livro tem 176 páginas com 200 esboços e 130 ilustrações. Cada capítulo mostra do croqui inicial de cada veículo até modelos 3D detalhadíssimos e com fotomontagens envolvendo ambientes e pessoas. São espaçonaves, carros de corrida, trens e até naves de guerra. Sexy Magrela, Camarudo, Tatooa, Railton, Tanri, Djado, Detonator e Icetrain são os nomes dos poderosos e impressionantes modelos da frota estelar que mesmo tendo saído da mente de Daniel, parecem perfeitamente reais.

domingo, 14 de setembro de 2008

Acelerador de partículas pode produzir buracos negros


NOTICIA 1


O LHC é o maior acelerador de partículas já construído e entrará em operação em maio. Uma das coisas interessantes que ele deverá produzir são micro buracos negros. A foto que dá uma idéia do gigantismo do colisor.
LHC é a sigla para Large Hadron Collider ( Grande Colisor de Hádrons) e está localizado na fronteira entre Suíça e França. O acelerador é de propriedade do CERN.
Dimensão
O LHC é composto de um anel com 27Km de extensão (8,6Km de diâmetro) e está enterrado no solo a uma profundidade média de 100 metros. Ele irá acelerar prótons a velocidades próximas à da luz até colidirem e destas colisões espera-se chegar a respostas sobre a origem do universo. Fiquei impressionado pela foto acima que é apenas de um dos detectores do LHC, é algo realmente gigantesco e supera tudo o que já vi em filmes de Ficção Científica na sua grandiosidade e complexidade. Clique na foto para ver em alta resolução e se impressionar também.
O que se busca
A principal busca é pelo Bóson de Higgs, uma partícula que pelo modelo padrão da física deve ser a responsável pela massa de toda a matéria que existe no universo (e por conseguinte a gravidade). Esta partícula é tão importante que é chamada de Partícula de Deus. Micro buracos negros e monopólos magnéticos também estão entre o que se espera produzir por lá. Mais detalhes podem ser conseguidos clicando nos links fornecidos neste artigo e também nos endereços de referência abaixo, inclusive um modelo 3D para o Google Earth e um vídeo.






NOTICIA 2


Maior acelerador de partículas do mundo tem participação do Brasil


O LHC, instalado entre a França e a Suíça, será ligado nesta quarta (10).Físicos brasileiros participarão da análise de dados de dois detectores.

Técnica checa conexões no interior do túnel subterrâneo do LHC (Foto: Cern)
A ativação do LHC -- maior acelerador de partículas do mundo --, nesta quarta-feira (10), terá um sabor especial para o Brasil. O projeto multibilionário contou com a colaboração de cientistas brasileiros. Não existem componentes nacionais nos detectores que compõem o complexo gerido pelo Cern (Organização Européia para a Pesquisa Nuclear). "Em vez de produzir elementos para um detector lá, optamos por participar trabalhando com processamento, aqui", disse ao G1 Sérgio Novaes, físico da Unesp (Universidade Estadual Paulista) que coordena o grupo que trabalhará com os dados do acelerador de partículas europeu.

Entenda o que é e o que fará o LHC Dessa maneira, a participação brasileira se envolve bastante com a produção científica do LHC, mas também cria recursos de computação em solo nacional que poderão ser usados para outros fins. "Estamos dotando o estado de São Paulo de uma completa infra-estrutura de 'grid'", afirma Novaes, destacando o sistema de processamento paralelo que envolve a montagem de uma rede superpotente de computadores para lidar com os copiosos dados fornecidos pelos detectores do acelerador de partículas.

Dupla participação

A rede de processamento brasileira, denominada Sprace (Centro Regional de Análise de São Paulo), trabalhará principalmente com dados do experimento CMS -- trata-se de um detector de grande porte instalado no anel do LHC que é considerado de "uso geral". Cabe a ele colher dados sobre todas as partículas produzidas pela colisão de prótons, para que os cientistas possam então identificá-las. Existe também a possibilidade de que os brasileiros analisem dados coletados pelo detector Alice -- um experimento que tem por objetivo observar condições similares às que o universo tinha pouco tempo depois do Big Bang, a grande explosão que teria dado origem ao cosmos como o conhecemos. A principal motivação para a construção do LHC -- a um custo de, por baixo, 3 bilhões de euros, e há quem diga que está mais para 10 bilhões -- foi a busca pelo chamado bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula prevista pelo chamado modelo padrão, teoria que descreve as relações entre todas as partículas que compõem a matéria e a energia no universo. Para Sérgio Novaes, entretanto, a expectativa maior será a de não encontrá-lo. "Eu espero que o novo surja, que o diferente surja, que a natureza se revele nesses novos experimentos, num nível de energia nunca atingido antes", diz. Caso o Higgs não apareça, será preciso descobrir de que outra forma as partículas do modelo padrão adquirem sua massa. E outro campo potencialmente interessante é o dos fenômenos que ainda não são nem marginalmente explicados pelo modelo padrão: a matéria escura e a energia escura. "Não, o modelo padrão não diz absolutamente nada sobre isso", afirma Novaes. "São descobertas muito novas, ainda precisam ser devidamente assimiladas. Mas, claro, podem surgir coisas novas no LHC que expliquem isso. Talvez seja possível matar dois coelhos de uma vez só."






NOTICIA 3

Adolescente se mata por medo de Big Bang do LHC


Educação é tudo! Ciência é tudo em segundo lugar! Eu falo que falta de informação científica pode prejudicar diretamente a vida das pessoas… Segundo a agência Reuters da América Latina, uma adolescente indiana se matou ontem traumatizada. Leu que o LHC irá recriar minúsculos buracos negros e que isso poderia significar o fim do mundo.
Chayya tinha 16 anos e morava no estado de Madhya Pradesh. Tomou um pesticida. Em seguida, foi levada a um hospital, mas faleceu rapidamente. Seu pai disse que ela ficou assustada com as previsões fatalistas de alguns telejornais do local. Na Índia, milhares de pessoas foram rezar em templos, enquanto outras saborearam seus pratos favoritos antes de “morrerem” devido ao Big Bang. Leia notícia em espanhol aqui.
Concomitantemente, o site alemão Deutsche Welle publica entrevista com o norte-americano Frank Wilczek, Prêmio Nobel da Física e professor no Massachusetts Institute of Technology (MIT). A entrevista inteira está aqui - não se preocupe, em português. Veja trechos interessantíssimos que selecionei:
“Os meios de comunicação confirmam que o senhor recebeu ameaças de morte em relação ao projeto LHC. Por que estas ameaças se dirigem especificamente ao senhor, e não a outros cientistas? ‘Não estou seguro de ser o único. Há temores distintos quanto aos desastres que o LHC poderia causar. (…) Assim, de alguma maneira me transformei num símbolo para alguns e considero uma pena que as primeiras perguntas da mídia se refiram precisamente a estas ameaças. O LHC é um projeto científico emocionante, e me envergonha um pouco toda esta celeuma.‘
Como explica o tom marcadamente emocional com que se tem recebido o projeto? ‘Em geral, o ser humano teme o desconhecido. (…) Também é certo que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente associa os cientistas com temas como a bomba atômica e a era nuclear. O que nós, físicos, fazemos é algo muito diferente, mas as pessoas fora do campo científico não diferenciam estes detalhes. Aqui não está em jogo a construção de nenhuma bomba. (…) Buracos negros pequenos e grandes são coisas basicamente distintas. Os que se poderiam produzir no LHC são muito menores do que um átomo, ainda menores do que um simples próton, e absorvem menos energia do que um grama de matéria. Ademais, são totalmente instáveis, vibram por um lapso muito mais curto do que um segundo. Nós os chamamos ‘buracos negros’, porém nada têm a ver com os que seriam capazes de absorver tudo ou produzir algum tipo de catástrofe.’”
E ontem eu ainda conversava com conhecidos - mesmo papo que já tive com uma física renomada… Se o LHC não confirmar o Bóson de Higgs - leia post anterior - os cientistas ficarão frustrados. Mas, tudo bem, terão que fazer mais pesquisas, outras e de nova direção. Se o “achado” se confirmar, ótimo, o dinheiro investido teve retorno imediato. Se, ao colidir as partículas não acontecer nada de espetacular - o que seria impossível - aí sim os cientistas irão querer se matar. Porém, sempre, forever and ever, um experimento dessa magnitude traz inovações tecnológicas e mais perguntas. Que, alguém, sempre tentará responder.

http://xisxis.wordpress.com/2008/09/11/adolescente-se-mata-por-medo-de-big-bang-do-lhc/

sábado, 13 de setembro de 2008

HARD ROCK CAFE

O Hard Rock Cafe foi o primeiro e permanece como o mais famoso restaurante temático e centro de entretenimento do mundo. Com decoração nostálgica, inspirada no Rock'n Roll, e expondo peças autênticas de vários artistas famosos, o HRC serve o melhor da cozinha americana, além de vender produtos promocionais de sua marca aos simpatizantes do rock em mais de 50 grandes cidades ao redor do mundo.
Hoje o Hard Rock Cafe é uma das instituições mais prestigiadas do gênero, um nome que estabeleceu o padrão para restaurantes temáticos e centros de entretenimento ao redor do mundo, sendo um dos maiores, mais completos e mais bem sucedidos, com autêntica atmosfera do Rock'n Roll e uma experiência inesquecível para as pessoas que o visitam. Entre os brasileiros, a marca Hard Rock Cafe se tornou um mito.

O primeiro Hard Rock Cafe foi fundado em 1971 em Londres, na Inglaterra, por dois jovens americanos que decidiram proporcionar aos londrinos comida caseira americana a preços acessíveis, temperada com uma boa dose de rock'n roll, num lugar atraente e onde todos fossem tratados da mesma forma. O Hard Rock Cafe transformou-se em um fenômeno global e, trinta e seis anos mais tarde, está presente em Londres, Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, Chicago, Nova York, Houston, Paris, Madri, Sydney, Melbourne, Tokyo, Hong Kong, Cingapura e inúmeras outras cidades. Desde então, o Hard Rock Cafe transformou-se num fenômeno global e uma das instituições do Rock'n Roll mais prestigiadas, tornando-se o pioneiro na criação de modismos tais como coleção e exposição de instrumentos e peças ligadas ao rock; procura por produtos com logotipo como se fosse uma forma de culto; apoio às grandes causas humanitárias e apresentação de boa comida, num ambiente extremamente receptivo; todos são bem-vindos ao Hard Rock Cafe! Atualmente o Hard Rock Cafe agita o mundo, estando presente nas mais diversas partes do mundo, com 125 operações, incluindo cidades como Londres (o primeiro), Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, Chicago, Nova York, Houston, Paris, Madri, Sydney, Melbourne, Tokyo, Hong Kong, Cingapura e inúmeras outras importantes cidades. Ao longo destes anos, mais de 100 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de viver excelentes momentos neste que se tornou um ícone do entretenimento universal. As filas para entrada no Hard Rock Cafe já se tornaram famosas, até mesmo em Londres, 35 anos após sua inauguração! O Hard Rock Cafe é sinônimo de boa comida, serviço agradável e uma atmosfera convidativa para todos. foi o primeiro e permanece como o mais famoso restaurante temático e centro de entretenimento do mundo. Com decoração nostálgica, inspirada no Rock'n Roll, e expondo peças autênticas de vários artistas famosos, o HRC serve o melhor da cozinha americana, além de vender produtos promocionais de sua marca aos simpatizantes do rock em mais de 50 grandes cidades ao redor do mundo.
Hoje o Hard Rock Cafe é uma das instituições mais prestigiadas do gênero, um nome que estabeleceu o padrão para restaurantes temáticos e centros de entretenimento ao redor do mundo, sendo um dos maiores, mais completos e mais bem sucedidos, com autêntica atmosfera do Rock'n Roll e uma experiência inesquecível para as pessoas que o visitam. Entre os brasileiros, a marca Hard Rock Cafe se tornou um mito.
O primeiro Hard Rock Cafe foi fundado em 1971 em Londres, na Inglaterra, por dois jovens americanos que decidiram proporcionar aos londrinos comida caseira americana a preços acessíveis, temperada com uma boa dose de rock'n roll, num lugar atraente e onde todos fossem tratados da mesma forma. O Hard Rock Cafe transformou-se em um fenômeno global e, trinta e seis anos mais tarde, está presente em Londres, Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, Chicago, Nova York, Houston, Paris, Madri, Sydney, Melbourne, Tokyo, Hong Kong, Cingapura e inúmeras outras cidades. Desde então, o Hard Rock Cafe transformou-se num fenômeno global e uma das instituições do Rock'n Roll mais prestigiadas, tornando-se o pioneiro na criação de modismos tais como coleção e exposição de instrumentos e peças ligadas ao rock; procura por produtos com logotipo como se fosse uma forma de culto; apoio às grandes causas humanitárias e apresentação de boa comida, num ambiente extremamente receptivo; todos são bem-vindos ao Hard Rock Cafe! Atualmente o Hard Rock Cafe agita o mundo, estando presente nas mais diversas partes do mundo, com 125 operações, incluindo cidades como Londres (o primeiro), Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, Chicago, Nova York, Houston, Paris, Madri, Sydney, Melbourne, Tokyo, Hong Kong, Cingapura e inúmeras outras importantes cidades. Ao longo destes anos, mais de 100 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de viver excelentes momentos neste que se tornou um ícone do entretenimento universal. As filas para entrada no Hard Rock Cafe já se tornaram famosas, até mesmo em Londres, 35 anos após sua inauguração! O Hard Rock Cafe é sinônimo de boa comida, serviço agradável e uma atmosfera convidativa para todos.


Standing on Old Park Lane since June 14th 1971, this is the one that started it all. The brainchild of Isaac Tigrett and Peter Morton, the cafe attracted customers from day one with first-rate but moderately priced casual American fare (available no-where else in London or the UK at the time), warm service and ubiquitous Rock 'n' Roll music and sensibility - Hard Rock Cafe London became an instant classic.Still housing the first ever piece of memorabilia donated to the Hard Rock Cafe, Eric Clapton's Lead II Fender, originally donated to reserve a space at the busy bar, the London Cafe is as charming and authentic now as it was 35 years ago. You'll find many of the original serving staff still work the floor here today too! The Cafe is also as famous as ever around town for attracting the best rock stars down for a burger and the occasional "jamming session"!Come see time fly and lose yourself in our extensive memorabilia collection - one of the most expensive in the world - enjoy some great live music in our Basement bar or just pull up a stool at the bar and enjoy the atmosphere. Hard Rock Cafe London truly ROCKS!